Diseño de cubierta: Mario Muchnik



Yüklə 7,2 Mb.
səhifə21/49
tarix25.10.2017
ölçüsü7,2 Mb.
#12942
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49
fiÍ~I~.I)

v
.I~

~f4,''I y iJ'I

i

La caña de boquilla simple (saxos y clarinetes),


la más.utilizada en el jazz

208 / Cannonball


fpio grupo (1954-1955), al que incorpora
en 1959 a su hermano Conte, y poste­
riormente se centra en el trabajo disco­
a ráfico. En los años setenta se integra en
orquesta de Merv Griffin, especializada
en espectáculos televisivos. En 1973 sale
de gira como comediante junto a su mujer
Edie Adams, actriz de renombre en Esta­
dos Unidos. Colabora en varias películas,
ya sea en la banda sonora o como actor:
"Earl Carroll Vanities" Goseph Santley,
1945); "Private Hell 36" (Don Siege1,
1954); "The Man With The Golden
Arm" (Otto Preminger, 1955); "Kings Go
Forth" (Delmer Daves, 1958) ; "The Pri­
soner Of Second Avenue" (Melvin Frank,
1975).

Gracias a su gran capacidad expresiva en


los sobreagudos y, desde luego, en los tem­
pos muy rápidos se ha ganado el mote de
Superman5'. - A. C.

Con W. Herman: Apple Honey, Goosey


Gander (1945); "Tentette" (Gerry Mulli­
gan, 1953); Hey Bellboy (1953); Can't We
Take It Over? (Pete Rugolo, 1953); Minor
Ri(S. Kenton, 1956).

Cannonball (literalmente: bala de


cañón). Apodo del saxofonista Julian
Adderley aunque, en este caso, como
deformación de "cannibal".

Canto. 1. De origen negro-americano,


y progresivamente universalizado, el arte
vocal del jazz es el resultado de una com­
plé,~a serie de influencias. Una de ellas es
la tuente religiosa, de donde surgen diver­
sos elementos de la práctica negra tradi­
cional: el sermón de la iglesia, con pre­
guntas y respuestas todas en rima, entre
religiosos y fieles; los cánticos propia­
mente dichos, spirituals, y más tarde las
canciones de gospel. La fuente profana
ofrece una trama aún más densa. El blues
vocal, nacido en los estados esclavistas del
Sur y perpetuado a través de estilos dife­
rentes según las regiones (Missisippi, Ala­
bama, Louisiana, Texas, Georgia, Caroli­
na, territorio cajun, etc.), en principio
constituye un tipo de folklore rural -has­
ta utilizar las transposiciones de feeld hollen
o dar voces de llamada a través del cam­
po- antes de urbanizarse poco a poco
(Chicago), y de transformarse, por una
parte, en formas más populares en las
comunidades o ghettos negros, tal como
el rhythm and blues, o más comerciales,
como el rock and roll (de Memphis a
Nashville o Nueva York). Además, se reú­
nen bajo el término genérico de work songs
los cantos colectivos que se entonan en los
lugares de trabajo: Lvee camps (construc­
ción de diques), sawmill camps (tala de
árboles) y road camps (reparación de carre­
teras); también aquellos de los prisioneros
de las penitenciarías: granjas o prisiones.
Influyen significativamente, por otra par­
te, las canciones de variedades, muy acti­
vas con relación a los refranes populares de
los numerosos temas o principios mani­
festados en las operetas de éxito presenta­
das en Broadway, como el material de Tin
Pan Alley, según el argot del mundo del
espectáculo. En suma, como todos los
otros sectores del jazz, el dominio vocal
acoge y se nutre de una gran variedad de
aportes externos que constituyen sus mani­
festaciones exóticas: bossa nova, calypso,
salsa, pero también ritmos y mezclas del
África contemporánea.

A partir de esta genealogía ramificada se


puede, así como se distingue entre blues­
men y cantantes de jazz, diferenciar estos
últimos de los crooners o cantantes meló­
dicos, sin levantar barreras rígidas entre
unos y otros. Su arte consiste, precisa­
mente, en la pureza de la dicción, la gran
variedad de los ataques, la multiplicación
de los ornamentos ("caricias" u ondula­
ciones de la voz, "pinceladas", "porta­
mentos de la voz", etc.), el control exacto
del vibrato en velocidad y extensión, el
paso intermitente entre hablar y murmu­
rar; todo ello en beneficio de una inter­
pretación muy ligada a la melodía. Como
una característica relativamente impor­
tante, el arte de los jazz singers opone o
subraya el swing del ritmo y la enuncia­
ción, los numerosos desniveles de intensi­
dad y tempo, los diversos ronquidos y efec­
tos de growl, los cambios de coloración del
timbre y las inflexiones según los diferen­
tes "climas" (blues, mainstream, bop, cool,
etc.), las eventuales variaciones scat, inclu­
Canto / 209

so los registros de gritos más o menos


modulados en la estética del free.

2. Entre los cantantes de jazz debe


mencionarse a Louis Armstrong como
uno de los más completos: intérprete de
blues puros o standards consolidados, así
como de hits más comerciales de música
pop, conseguía -este genial malabarista de
los tiempos modernos- alegrar un vasto
repertorio con un humor nutrido de
swing, al mismo tiempo que embellecido
por la dicción obstruida de su fraseo úni­
co. En este elevado nivel también debe
mencionarse al pianista, organista, saxo­
fonista, compositor, director de orquesta
y cantante Ray Charles, otro destacado
reunificador del campo vocal. Capaz de
mezclar en un mismo concierto -incluso
en una única pero extensa interpretación­
blues, gospel, soul music, romance y ritmo
de boogie o twist, su genialidad sincrética
muy pronto ofreció pruebas de ser una de
las fuerzas expresionistas más vivas de la
historia del jazz cantado. Vuelca su inten­
sidad en la alianza de un sentido íntimo de
la pulsación rítmica con una sensibilidad
aguda de cara a la vibración del auditorio,
y la unión paradójica de una verdadera
ciencia de la escenificación de la angustia
con la autenticidad de una inspiración en
la que, en semejante brusco desgarra­
miento, el ronquido de la voz parece reve­
lar alguna grieta original.

De hecho, muchos jazzmen se revelan


como cantantes de gran talento, haciendo
hincapié en el swing, el humor, la sutileza
de las inflexiones, etc. Ejemplos como
Jack Teagarden, Lionel Hampton, Roy
Eldridge, Ray Nance, Jonab Jones, Hot
Lips Page, Bill Coleman, Woody Herman,
Louis Jordan, Mose Allison, Dizzy Gilles­
pie, Grady Tate, Chet Baker, Jack Sheldon,
Joe Albany, Jimmy Rowles, George
Adams, Eddie Harris y, más recientemen­
te, Dollar Brand-importador de melopeas
sudafricanas- o Archie Shepp -desde los
años ochenta- traducen a nuestra época el
espíritu y las letras de los blues antiguos.
Ciertos instrumentistas han aumentado
incluso su celebridad revelándose como
destacados vocalistas: Fats Waller, Slim
Gaillard, Nat King Cole, George Benson.
Entre los jazzmen que principal o úni­
camente son vocalistas ha de agregarse,
entre otros, a: Cab Calloway, Leo Watson,
Babs Gonzales, Hoagy Carmichael, Dave
Lambert, Jon Hendricks, Eddie Jefferson,
King Pleasure, Oscar Brown Jr, Me¡ Tor­
mé, Roy Kral, Bobby Troup, Mark
Murphy, Leon Thomas, Gil Scott-Heron,
Bobby McFerrin, Ben Sidran. Entre los
cantantes surgidos del ámbito del blues,
tales como Joe Turner o, más tarde, Jimmy
Hendricks y James Brown, algunos han
colaborado regularmente con orquestas:
Eddie Vinson (Cootie Williams), Jimmy
Witherspoon Gay McShann), Jimmy Rus­
hing, Joe Williams (Count Basie). En
cambio, Bing Crosby, Billy Eckstine, Al
Hibbler, Johnny Hartman, Sammy Davis
Jr, Donny Hathaway y Al Jarreau se sitúan
en la frontera del jazz y las variedades: el
más conocido por su impecable trayecto­
ria es Frank Sinatra, quien fuera bautiza­
do "The Voice", y quien ha podido de­
mostrar sus cualidades como swingman
cantando con las orquestas de Count Basie
y Duke Ellington..

3. Más numerosas que los precedentes,


las cantantes se reparten entre los tres gran­
des distritos del jazz, el rhythm and blues
y las variedades, aun cuando las demarca­
ciones parecen aquí menos estrictas.

El primero es absolutamente domina­


do por la tríada de Ella Fitzgerald, Billie
Holiday y Sarah Vaughan, que gozan de
un extendido reconocimiento mundial.
De hecho, a excepción de privilegiar la pre­
ferencia individual, ¿quién, ante estas tres
divas, sabría escoger con ob)'etiv«dad el
swing literalmente incorporado de Ella, la
musicalidad carnal y sin embargo perfec­
ta de Sarah o el llanto en las notas que ero­
tizan el discurso de Billie? Sin embargo,
otras figuras han sido y son también artis­
tas de indudable talento: Ethel Waters,
Mildred Bailey, Pearl Bailey, Maxine Sulli­
van, Helen Humes, Betty Carter, Lee
Wiley, Betty Roché, Dinah Washington,
Etta Jones, Kitty White, Dakota Staton,
Ernestine Anderson, Sheila Jordan, Annie
Ross, Yolande Bavan, Anita O'Day, Mary­
lin Moore, Chris Connor, June Christy,
Jackie Cain, Irene Kral, Peggy Lee, Blos-

2061 Camp meeting


"Internacional Jazzmen" (1955); OnA
Blues (André Hodeir, 1957).

Camp meeting. Encuentro -al aire


libre- religioso y multirracial de varios días
de duración. Los primeros camp meetin
tuvieron lugar en Kentucky alrededor t
1800, en el bosque, bajo una tienda. Par­
ticipaban en ellos millares de protestantes
de distintas confesiones, aunque la mayo­
ría eran metodistas. Durante los constan­
tes servicios religiosos destacaban los him­
nos y los negros continuaban cantando
durante toda la noche, inventando pala­
bras y melodías nuevas, con mucho más
ritmo, creando lo que sin duda constitu­
ye una de las formas precursoras del negro
spiritual. Practicaban asimismo el ring
sbout. Algunas piezas recuerdan en sus títu­
los aquellas reuniones: AtA GeoTia Camp
Meeting (Kerry Mills, 1897), Camp Mee­
ting Blues (King Oliver, 1923), Camp
Meetin' (Don Wilkerson, 1962). - Ph.B.
Ver Shout, Spiritual.

Candid. Empresa discográfica nortea­


mericana creada en 1960 gracias al esfuer­
zo combinado de Nat Hentofl; crítico,
novelista productor, y Archie Bleyer, pro­
pietario el sello Cadence. En poco más de
seis meses, de agosto de 1960 a abril de
1961, se llegaron a publicar una treintena
de álbumes, procurando ofrecer a los músi­
cos las condiciones óptimas (duración de
las sesiones, libertad de elección de acom­
pañantes y repertorio) para el ejercicio de
su arte. De dicha experiencia resultan
algunas de las páginas más bellas de la his­
toria del jazz moderno: "Charles Mingus
Presents Charles Mingus", "We Insist!"
(Max Roach), "Out Front" (Booker Lit­
rle), "Ríghts Of Swing" (Phil Woods),
"Straight Ahead" (Abbey Lincoln); así
como tres álbumes de Cecil Taylor, dis­
cos de Steve Lacy, Don Ellis, Clark Terry,
los encuentros de Pee Wee Russell y Co­
leman Hawkins, el de los opositores a la
política de programación del Festival de
Newport ("Newport Rebels") y algunas
grabaciones de blues (Memphis Slim, Otis
Spann). Candid no solamente ha conce­
dido derecho de ciudadanía a aquellas
obras representativas de una ex cesión
político-estética que prefigura el frree jazz
(la versión no depura del Original Fables
Of Faubus de Mingus, rechazada el año
anterior por Columbia, la Freedom Now
Suite de Max Roach); también ha demos­
trado que, a pesar de una existencia efí­
mera, era posible difundir obras ambicio­
sas o insólitas. El catálogo, cuya propiedad
pasó a manos de Andy Williams (por
mediación de la compañía Cadente, que
fue su primer editor), fue reeditado par­
cialmente en la década de 1970 bajo el sello
Barnaby por la CBS y, a partir de 1987,
por Black Lion Records, y en referencia a
Mingus, por Mosaic Records. - X.P.

CÁNDIDO Camero. Percusionista


cubano (Regal, La Habana, 22-4-1921).
Completo autodidacta, toca el contraba­
jo y la guitarra antes de dejarse seducir por
los bongos y las congas. Permanece seis
años en una orquesta radiofónica de La
Habana, y otros seis con Armando Romeu
en el Tropicana Club, sitio obligado de las
noches de la capital cubana (1947-1952).
En octubre de 1952 emigra a Estados Uni­
dos. Trabaja seis semanas en un espec­
táculo en el Clover Club de Miami, lue­
go se traslada a Nueva York. Conoce a
Dizzy Gillespie (graban juntos), y éste lo
lleva a conocer el Downbeat Club, donde
toca con Billy Taylor. En el otoño de 1954
empieza a actuar con Stan Kenton, acom­
pañándolo en sus giras. En 1956-1957 tra­
baja como freelance en Nueva York, toca
y graba con Duke Ellington y Dizzy
Gillespte (1958). Desarrolla una intensa
actividad en los clubs y las radios de Esta­
dos Unidos, Venezuela, Puerto Rico y la
República Dominicana, trabaja junto a las
grandes figuras del jazz, del teatro de
variedades y de la música latina del
momento: George Shearing, Kenton,
Gillespie, Dinah Washington, Tito Puen­
te, Machito... En 1960 aparece junto a
Gillespie y Stan Getz en el JATP. En 1962
tiene el honor de tocar en el Carnegie Hall
acompañando a Tony Bennett, con quien
viaja por todo el mundo. Después de va­
rias intervenciones en televisión, empren­
de una gira con su propio grupo por las
Candoli / 207

Islas Vírgenes y Puerto Rico (1965). A lo


largo de la segunda mitad de los años
sesenta y durante los setenta toca con
Sonny Rollins, Elvin Jones, Lionel Hamp­
ton y, en 1975, con Kenton otra vez. La
reducción de la parte asignada a la percu­
sión latina en los grupos de jazz produce
un parón temporal en su actividad, que
pronto renacerá con el auge de la salsa.

Perfectamente a gusto en la retórica del


jazz-4/4, coros, etc—, Cándido sabe ade­
cuar en todo momento su estilo de figu­
ras típicamente cubanas, y mezclar los rit­
mos afrocubanos binarios -por ejemplo, el
mambo- a una pulsación de jazz. Es capaz,
también, de distribuir un tempo metro­
nómico y ofrece un drive excepcional, cua­
lidades que suelen caer del lado de los bate­
ristas. Cándido arranca a su bongo y a su
conga una sonoridad de enorme belleza.
-P.B. & C.G.

"Billy Taylor With Cándido" (1954);


"A Drum Is A Woman" (Ellington, 1956);
Wheatleigh Hall JATP, 1960).

CANDOLI Conte Secondo. Trompe­


tista norteamericano (Mishawaka, India­
na, 12-7-1927). De origen italiano, es el
hermano menor de Pere Candoli, quien lo
inicia en los rudimentos musicales básicos.
Se perfecciona muy rápidamente durante
su escolaridad, lo que le permite realizar su
primera aparición pública a los quince
años y, ya en 1943, trabajar en la orques­
ta de Woody Herman, que debe abando­
nar en 1945 para cumplir con sus obliga­
ciones militares. En 1947 forma parte del
pequeño grupo de Chubby Jackson, que
parte de gira hacia los países escandinavos.
En 1948 lo convoca Stan Kenton. En
1949, Charlie Ventura. En 1950 vuelve a
trabaja¡ con Herman y después con Char­
lie Barnet (1951) y Kenton (1952-1953),
de quien se separa para crear su propio gru­
po en Chicago. A finales de 1954 se ins­
tala en California y se incorpora al Light­
houseAll Stars de Howard Rumsey. Realiza
una gira con la Concert jazz Band de Gerry
Mulligan (Europa, 1960), luego reorga­
niza un grupo en compañía de su herma­
no y toca con Shelly Manne más o menos
regularmente hasta 1966. A continuación
se dedica a trabar en estudios de Holly­
wood, con una breve participación en la
orquesta de Kenton en 1970 e integran­
do, en 1972, el conjunto Supersax. En
1975 realiza una gira europea. Cuenta en
su historial con diversas apariciones cine­
matográficas: "Bell, Book And Candle"
(Richard Quine, 1958) y "Blues For A
Junkman/The Murder Men" (Robert
Gist, John Peyser, 1962).

Conte Candoli ha reconocido siem,~ re


la influencia de Dizzy Gillespie: en efec­
to, y salvando las distancias, su estilo
posee contornos precisos, un ataque fran­
co, una sonoridad generosa, características
todas ellas del primer trompetista bop
(cabe asimismo señalar que, a veces de
manera un tanto abusiva, se ha dado en
clasificarlo entre los representantes de un
supuesto estilo West Coast). Este virtuo­
so del agudo, hábil en el uso de las sordi­
nas, es antes que nada un hombre de atril,
un trompetista que sabe ensamblarse y
fundirse en el conjunto; este hiperprofe­
sionalismo explica su presencia constante
en los estudios de grabación. - A.C.

Here's ThatManne (S. Manne, 1951);
Portrait Of A Count (S. Kenton, 1952);
Shine (Stan Getz, 1955); Bewitched (Jack
Montrose, 1955); Whippet (Frank Mor­
gan, 1955); If I Sbould Loose You (H.
Rumsey, 1955); "The Drum Suite"
(Manny Albam, 1956); "The Brothers
Candoli" (con Pete, 1957).

CANDOLI Pete Walter Joseph Primo


"Superman". Trompetista y arreglista nor­
teamericano (Mishawaka, Indiana, 28-6­
1923). Después de haber estudiado con­
trabajo y trompa, adopta la trom eta y se
incorpora en 1940 a la orquesta e Sonny
Dunham; luego toca con Will Bradley
(1941), Benny Goodman y Ray McKin­
ley (1942), Tommy Dorsey (1943-1944)
y, sucesivamente hasta 1946, con Freddie
Slack, Alvino Rey, Charlie Barnet, Teddy
Powell y Woody Herman. Pasa por las
grandes formaciones de Boyd Raeburn
(1947), Tex Beneke (1948) y Jerry Gray
(1950-1951). Se traslada a California,
donde toca con Les Brown, Stan Kenton
y Peggy Lee. Asume el liderazgo de su pro-

2041 Calloway


estudios de grabación. En 1944 participa
en el filme de Gjon Mili, "Jammin' The
Blues", y en 1946 participa en "New
Orleans", junto a Armstrong. En 1947
integra el trío de Erroll Garner, toca con
Johnny Otis y crea su propio conjunto (en
1948, con Charles Mingus), con el que se
presenta en Hawai hasta 1950. Al regre­
sar a Hollywood se incorpora a la orques­
ta de Jerry Fielding durante dos años y,
después, dedica la mayor parte de su acti­
vidad musical a la televisión, el cine y el
acompañamiento de artistas de variedades
(Dany Kaye, Sammy Davis, etc.). En
algunas ocasiones abandona el anonima­
to para presentarse en público con la tuba:
en el Festival de Monterey (1962, 1964),
para tocar con Mingus-a quien había ase­
sorado en los principios de su carrera-, o
en los conciertos de la Neophonic Orches­
tra de Stan Kenton, o bien junto a James
Newton, con quien viaja a Europa (1981).
Participa asimismo a finales de los años
setenta en los trabajos de la Pan Afrikan
Peoples Arkestra de Horace Tapscott.

Callender ha publicado, en colabora­


ción con Elaine Cohen, una obra auto­
biográfica: "Unfinished Dream, The
Musical World Of Red Callender" (1985).
Su carrera californiana le ha permitido par­
ticipar en numerosas películas, ya sea en
escena o en la banda sonora: "Blazing
Saddles" (1974, Mel Brooks, con Count
Basie), "I Dood It" (1943, Vincente Min­
nelli, con Barney Bigard), "Lady Sings The
Blues" (1972, Sidney Furie), "The Life Of
Riley" (1949, Irving Brecher), "Saint Louis
Blues" (1958, Allen Reisner).

Red Callender ha seguido la senda tra­


zada por Jimmy Blanton, consagrándose
' como solista brillante (Pastel con Errof
Garner, 1947; Trio Blues con Art Tatum,
1956) y acompañante apreciado tanto en
un contexto tradicional (Armstrong) como
en compañía de músicos más modernos
(Parker), logrando en ambos casos ser
valorado 10 r su sonoridad plena, su fraseo

lógico y flexibilidad de su pulsación.


- A.C.

Once In A While (1937); con King
Cole: Indiana, BodyAnd Soul (1942); con
el JATP: How High The Moon, Lady Be
Good (1944); These Foolish Things, Jum­
pin'At Messner's, Lester L¿aps In (1946);
con L. Armstrong: Sugar, Blues In The
South (1946); Dio (Garner, 1947); Blue
Lou (Wardell Gray, 1947); con Parker
Cool Blues, Relaxin'At Camarilla (1947);
These Foolish Things (1945), Perdido
(1951), "Swingin' Suite" (1955).

CALLOWAY Blanche. Cantante y


directora de orquesta norteamericana (Bal­
timore, Maryland, 1902 1 16-12-1978).
Hermana mayor de Cab Calloway, co­
mienza a actuar como cantante en los clubs
de su ciudad natal a principios de los años
veinte. Después trabaja en Nueva York
(Ciro Club) y en Chicago, donde, en 1925,
graba con Louis Armstrong. Contratada

Contratada

ppor el Pearl Theater de Filadelfia en 1930,
canta con el acompañamiento de la or­
questa de Andy Kirk, la mayoría de cu­
yos músicos, incluyendo el propio Kirk,
aparecen en su primera grabación, efec­
tuada el 2 de marzo de 1931. Durante los
años siguientes, Blanche cantará con el
acompañamiento de un grupo estable:
Blanche Calloway And Her Joy Boys, en el
cual Ben Webster, Clyde Hart, Vic Dic­
kenson y Cozy Cole hacen apariciones bre­
ves. Muchas de sus grabaciones, arregladas
por Edgar Battle, incorporan a solistas de
particular interés: Clyde Hart (It's Right
Here For You) y el clarinetista y saxofonista
Booker Pittman (It Looks Like Suzie).
Obligada a disolver su orquesta en 1938,
trabaja como solista. A principios de los
años sesenta dirigía una emisora de radio
en Florida.

La figura de Blanche evoca, al menos en


sus comienzos, a la de Bessie Smith, con
su voz grave y su indudable autoridad.
- A.C.

Con Armstrong : Lazy Woman's Blues,


Lonesome Lovesick (1925); Misery (1931).
CALLOWAY Cabell Cab. Cantante,
comediante y director de orquesta norte­
americano (Rochester, Nueva York, 25­
12-1907). Su adolescencia transcurre en
Baltimore y Chicago, donde desarrolla sus
dotes de cantante, bailarín, baterista y
"maestro de ceremonias", a veces en com­
Cameron 1205

pañía de su hermana Blanche. En 1928


forma parte, primero en Chicago y luego
en Nueva York, de los Missourians y los
AUbamians. Participa en la comedia "Hot
Chocolate" de Irving Mills y su nombre
aparece en el cartel del Savoy de Harlem
(1929). Durante los años treinta actúa con
su orquesta en el Cotton Club de Nueva
York, sustituyendo a Duke Ellington. A
partir de entonces se impone como una
estrella de dimensión internacional y logra
un gran éxito comercial: Minnie TheMoo­
cher (1931); viaja por Europa en 1934 y
conserva hasta fines de la década de 1940
una gran or4uesta con solistas de primer
nivel, entre los cuales, a lo largo de los
años, se cuentan: Doc Cheatham, Lammar
Wright, Dizzy Gillespie, Jonah Jones,
Shad Collins (trompetas), Claude Jones,
Tyree Glenn, Quentin Jackson, Keg John­
son, Fred Robinson (trombones), Ben
Webster, Chu Be", Hilton Jefferson,
Jerry Blake, lke Quebec, Sam Taylor
(cañas), Bennie Payne (p), Danny Barker
(g), Milt Hinton (cb), Cozy Cole, J.C.
Heard, Panama Francis (bat). A conti­
nuación trabaja con un sexteto, The Caba­
liers, antes de desempeñar el papel de Spor­
tin' Life en "Porgy And Bess" (1952­
1954). Sigue presente como estrella de
comedias musicales como "Helio Dolly",
forma parte del espectáculo de los Harlem
Globe Trotters y canta también en clubs
y festivales. Participa en varios filmes,
entre los que destacan: "The Big Broad­
cast" (1932, Frank Tuttle), "International
House" (1933, Edward Sutherland), "The
Singing Kid" (1936, William Keghley),
"Stormy Weather" (1943, Andrew Stone),
"Sensations Of 1945" (1944, Andrew
Stone), "Blues Brothers" (1980, John Lan­
dis). Como lectura: "Of Minnie The
Moocher And Me", de Cab Calloway y
Bryant Rollins (Crowell, 1976).

En Cab Calloway descubrimos, además


del talento de comediante y animador,
ciertas audacias verbales y musicales que
han contribuido a la evolución del jazz de
los años treinta hacia el desgarramiento y
la explosión del bebop. Usando el argot
derivado del jive, Calloway, estirando la
melodía hasta el delirio, ha trascendido los
límites del míddle jazz sin abandonar la
concepción rítmica de la época. Su gusto
por la onomatopeya y la redundancia silá­
bica produce creaciones como Hi-De-Hi­
De-Hv y Zah zuh zah. La orquesta, arrai­
gada en los principios de los años treinta
y cuarenta, imponía sobre un sólido sos­
tén rítmico la intervención de las seccio­
nes de rifl's fulgurantes, las explosiones de
los bronces y la riqueza de los saxos. La
calidad del grupo lo sitúa al mismo nivel
de sus rivales del momento (Ellington,
Basie, Goodman...) por más que la exu­
berante personalidad de Cab Calloway lle­
gue a solapar ligeramente sus virtudes y las
de sus solistas. - F.T.

Is That Religion (1930), Reefer Man
(1932), Jum in Jive (1939), Crescendo In
Drum (1939 Jonah Joins The Cab (1941),
Ducktrot (1950).

CAMERON Jay. Saxofonista barítono


norteamericano (Nueva York, 14-9­
1928). Estudia saxo alto en Hollywood
(1943-1947); hace su debut con el pianista
lke Carpenter (1946-1947), viaja a Euro­
pa con Rex Stewart (1949) y se instala en
el Viejo Continente. De 1950 a 1955, tra­
baja en Alemania, Bélgica,. Italia y París
(por ejemplo, en la Rose Rouge) con el
vibrafonista Sadi y en la orquesta de Hen­
ri Renaud; graba como líder de un septe­
to de cuatro saxos (con él en barítono y los
tenores de Bobby Jaspar, Barney Wilen y
Jean-Louis Chautemps). Al regresar a
Estados Unidos se integra en las orques­
tas de Woody Herman (1956) y.Maynard
Ferguson (1957-1958), trabajando breve­
mente con Chet Baker y Dizzy Gillespie;
dirige su propio grupo, se une en 1960 a
Slide Hampton (con quien toca en Fran­
cia en 1962) y en 1963 al saxofonista Paul
Winter. Luego forma un grupo con Jimmy
Owens y Dusko Goykovich. En 1965
desarrolla un intensa actividad sindical y
en 1966 abre una tienda de música en
Pennsylvania.

De fraseo insidioso, sonoridad casi "ali­


gerada" y afilado swing, deja tras de sí el
recuerdo de uno de los saxos barítono más
dulces del jazz -cool-de finales de los años
cincuenta. - P.C.

270 / Copla


las raras oportunidades en que este músi­
co pudo expresarse libremente en el cur­
so de una grabación. Este fino trompetis­
ta, imaginativo y disciplinado, pudo haber
sufrido la maldición que suele vincularse
a los instrumentistas muy solicitados por
la calidad de su trabajo en sección. -A~T.

The Nearness Of You (Ernie Wilkins,
1955); Well You Needn't (Monk, 1957);
He 's My Guy (Pettiford, 1957); Tempest
On The Charles (Richards, 1959).

Copla. Ver Pieza

CORB Mortimer G. Morty. Contra­
bajista norteamericano (San Antonio,
Texas, 10-4-1917). Estudió guitarra y no
adoptó el contrabajo hasta 1947, en Los
Angeles, donde trabajó con Jan Savitt,
Louis Armstrong (1947-1948), Jack Tea­
garden (1953), Bob Crosby (1956-1958)
y grabó con los grupos dixieland, antes de
convertirse exclusivamente en un instru­
mentista de estudio en California. -J.-P.A.
"Strictly From Dixie" (1957).

CORCORAN "Corky" Gene Patrick.


Saxofonista tenor norteamericano (Taco­
ma, Washington, 28-7-1924/3-10-1979).
Descubierto por Jimmie Lunceford, entró
a los dieciséis años en el grupo de Sonny
Dunham (1940-1941), convirtiéndose
luego en una de las figuras solistas de la
formación de Harry James (1942-1947).
Tras una breve temporada junto a
Tommy Dorsey (1947-1948) y tras pasar
el año 1948 como solista independiente,
se unió a james, junto a quien permane­
cerá hasta mediados de los años 60. Una
larga colaboración salpicada de eclipses: a
finales de los años cuarenta, dirigió su pro­
pia orquesta en la Costa Oeste. Activo has­
ta su desaparición, actuaba en la región de
Seattle.

Su larga asociación con Harry James fue


sin duda la causa de la flagrante subesti­
mación de la que fue víctima. Excelente
tenor de swing, discípulo de Coleman
Hawkins y de Ben Webster, supo construir
coros plenos de ideas y su fogosidad nun­
ca lo arrastró hacia el exhibicionismo,
como sucede con frecuencia con los tem­
peramentos generosos. Un músico a redes­
cubrir. - A.T.

What Is This Thing Cafied Love (1946);
The Man I Love ("Just Jazz All Stars",
1947); Spring Can Really Hang You Up
The Most (James, 1964).

COREA "Chick" Armando Anthony.


Pianista, clavicordista, vibrafonista, bate­
rista y compositor americano (Chelsea,
Massachusetts, 12-6-1941). Comenzó a
tocar a los cuatro años; estudió música clá­
sica, durante cinco años, con Salvatore
Cullo, un profesor de piano italiano -toda
su familia es originaria de Sicilia y de Cala­
bria-. Su padre, trompetista, bajista, arre­
glista y compositor, escuchaba a Dizzy
Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell,
Billy Eckstine y Horace Silver, pero tam­
bién a Beethoven, Chopin, Bach y Mo­
zart, cuya marca será asimismo profun­
da en Chik Corea. Debutó en Boston,
con la orquesta de Phil Barboza; el con­
guista de esta formación lo inició en el
conocimiento de la música latinoameri­
cana. En 1962 aprueba el examen de
ingreso para el curso superior de la Jui­
lliard School Of Music. Un mes más tar­
de deja los estudios para tocar durante
cuatro meses con Mongo Santamaría y
luego, en 1963, con Willie Bobo. Este bre­
ve capítulo junto a percusionistas lo con­
duce, de 1964 a 1966, a unirse a Cal Tja­
der y luego a Blue Mitchell -donde
comienza a destacarse-. En 1965 colabo­
ra esporádicamente con Herbie Mano y
Pete LaRoca. Ese mismo año graba con
Woody Shaw, Joe Farrell, Steve Swallow
y Joe Chambers. Durante un tiempo se
plantea la posibilidad de abandonar el pia­
no -lo cual no le impide trabajar con
Sonny Stitt-y estudiar batería. Sin embar­
go, cuando Gary Burton deja el cuarteto
de Stan Getz, en 1966, Corea será quien
lo reemplace en el piano. El mismo año
graba "Tones For Joan's Bones", primer
disco bajo su nombre, seguido en 1967
por "Sweet Rain , bajo el nombre de Gerz,
acompañado de Ron Carter y Grady Tate.
En 1968 deja el grupo de Getz, graba
"Now He Sings, Now He Sobs" con
Miroslav Vitous y Rey Haynes, y toca ¡un­
Corea 1 271

to a Sarah Vaughan, antes de ser llamado


por Miles Davis, a quien se lo había reco­
mendado Tony Williams. Adopta enton­
ces el piano eléctrico. Mientras participa
en las aventuras de Davis de finales de los
años 60 ("In A Silent Way", "Bitches
Brew"...), continúa con su producción
propia ("Is", "The Song Of Singing"...).
En 1970, después de haberse alejado de
Miles Davis y de grabar con Wayne Shor­
ter, se asocia con Dave Holland y Barry
Altschul para crear el trío Circle. En 1971,
esta formación se convierte en cuarteto
con la llegada de Anthony Braxton. Sin
embargo, ese mismo año Corea disuelve
el grupo y reemprende sus propias bús­
quedas, en compañía de Holland y Alts­
chul primero, y luego solo. Este período
desemboca en la producción de las céle­
bres "Piano Improvisations". Elvin Jones,
Joe Farrell y más tarde también Stan Getz
continúan invitándolo a tocar. En 1972
cambia nuevamente de dirección y forma
el grupo Return To Forever con Farrell,
Stanley Clarke (a quien había conocido
por intermedio de Joe Henderson) y la
pareja brasileña formada por Airto Morei­
ra (a quien había conocido en el grupo de
Getz y quien cambia la percusión por la
batería) y Flora Purim. El grupo mezcla
jazz, música clásica y brasileña. En 1972
realizan una gira triunfal por Japón, gra­
ban dos discos y luego el grupo desapare­
ce. En 1973, después de un disco a dúo
con Gary Burton, reorganiza su banda,
aunque de los antiguos miembros sólo
conserva a Clarke; incorpora a Bill Con­
nors, Lenny White y Mingo Lewis (perc).
La música parcialmente electrónica y colo­
reada de espíritu brasileño evoluciona
hacia la fusión pura y simple, terreno en
el que obtendrá un gran éxito. En 1974,
tras una breve estancia de Earl Klugh en
el grupo, se produce la llegada de Al Di
Meola y, a través de los "españolismos" de
és regreso a cierta música muy del
g sto de Corea. A partir de 1975 se lanza
además a realizar producciones paralelas
al grupo, en compañía de Eddie Gómez,
Joe Farrell, Steve Gadd, Jean-Luc Ponry,
etc., que desembocaron en la producción
de "The Leprechaun", °My Spanish
Heart", "The Mad Hatter", "Secret
Agent"... En 1976, con la partida de Di
Meola y de Clarke, el grupo comienza
a agrandarse, llegando a contar hasta
con trece músicos antes de desaparecer.
Tras haber obtenido la recompensa del
"Grammy" del año precedente por "No
Mystery", Corea deja Nueva York por
Califomia. Tantea entonces diversas direc­
ciones, resucitando ocasionalmente Return
To Forever ("Music Magic", con la cantan­
te Gayle Moran, su mujer), decantándose
con facilidad hacia una música de aroma
clásico -que recuerda a Bartok por
momentos- o romántico, llegando inclu­
so a grabar el Concierto para dos pianos y
orquesta de Mozart (1984). Pero lo prin­
cipal de este período es su regreso al pia­
no acústico. Dúos con Herbie Hancock
(grabación de un álbum doble), encuen­
tros con Gary Burton (1978) y la graba­
cíón en solitario de diversos "Delphi" (1,
11 y 111). También toca en dúo con Keith
Jarrett, Friedrich Gulda, Nicolas Econo­
mou; tríos y cuartetos con Roy Haynes,
Miroslav Vitous, Gary Peacock, Michael
Brecker, Lee Konitz, Joe Henderson,
Freddie Hubbard, Paco de Lucía, Steve
Gadd, Eddie Gómez, la. cantante de varie­
dades Chaka Khan... En 1983, resurrec­
ción artificial, sólo durante el tiempo que
duró una gira, del Return To Forever de los
mejores tiempos, y en 1984, dúo en Anti­
bes con John McLaughlin, a quien había
conocido durante la época de Miles. Lue­
go, en 1985, con un retorno a los tecla­
dos eléctricos, Corea monta un trío con
Dave Weckl (bat) y John Patitucci (b),
con el que da unos cincuenta conciertos
en Estados Unidos. Ese trío lleva a la for­
mación de la Elektric Band en 1986, año
en el que estrena su propio Concierto para
piano y orquesta en tres movimientos en
Estados Unidos y luego en Japón. Entu­
siasmado con su nuevo grupo, Corea
decide olvidar durante un tiempo sus
actividades para-clásicas. Scort Henderson
(g) se une a la formación, que en 1987
comprendía a: Eric Marienthal (saxo),
Franck Gambale (g), Patitucci, Weckl, y
Corea en el piano acústico y en los sinte­
tizadores.

268 l Cooper


Esta frase, irrelevante en el contexto de la
canción, tomaba al aislarse un sentido
peyorativo para sus hermanos de color. Las
coon songs, por su locuacidad, su vivaci­
dad y sus formas sincopadas, hicieron sin
duda su pequeña contribución -junto a las
cake walks y al ragtime-al nacimiento del
jazz, cuyas raíces profundas siguen siendo,
de todas formas, el spiritual y el blues. -
Ph.B.

COOPER Al. Clarinetista, saxofonis­


ta y director de orquesta norteamericano
(?/5-12-1981). Hay poca información
sobre este músico, que desde 1937 hasta
1946 dirigió los Savoy Sultan, la orquesta
del Savoy de Harlem. Esta formación
tocaba frecuentemente en el mismo pro­
grama que la de Chick Webb, para mayor
placer de bailarines y músicos. Los arreglos,
realizados con destreza, estaban guiados
por la intención de obtener el máximo
swing posible, y conseguían que la orques­
ta sonara ya como un simple quinteto, ya
como una gran formación.

La forma en que Cooper tocaba el


saxofón, orientada hacia la jume music,
prefigura a la de Pete Brown, Louis Jordan
o Earl Bostic. - J.-P.D.

Jumpin' The Blues (1939), Frenzy
(1940), Norfolk Ferry (1941).
COOPER Robert Bob. Saxofonista,
oboísta, arreglista, director de orquesta y
compositor norteamericano (Pittsburgh,
Pennsylvania, 6-12-1925). Comenzó estu­
diando el clarinete en la universidad
(1940); al año siguiente pasó al saxo tenor.
A los diecinueve años entró en la orques­
ta de Stan Kenton, de la que fue el prin­
cipal soxofonista tenor solista y uno de los
compositores-arreglistas (1945-51). For­
mó parte a continuación de las orquestas
de Jerry Gray (1953), Shorry Rogers,
Shelly Manne, Maynard Ferguson y Pete
Rugolo, y, a partir de 1952, tocó en el
Lighthouse de Howard Rumsey, del que
fue, desde 1953, uno de los asiduos, par­
ticipando de la segunda y tercera Light­
house All Stars. Tocó después junto a su
esposa, la cantante June Christy -para
quien escribió numerosos arreglos-, Bud
Shank y el pianista Claude Williamson
(1959). Formó un sexteto con Shank,
Howard Roberts (g), Joe Mondragon o
Curtis Counce (b) y Shelly Manne (bat).
En el curso de los años 60 trabajó fre­
cuentemente con Rumsey, pero se dedicó
sobre todo a la composición (estudió
orquestación y composición a principios
de los años 50 con Castelnuovo-Tedesco
y Shorty Rogers) y a los arreglos para cine
y televisión. De sus composiciones desta­
ca Music Forja= Saxophones And Symp­
hony Orquestra. Durante los años 70 for­
mó parte de las big bands de Bill Holman,
Tommy Vig, Ed Shaughnessy, Terry
Gibbs... Toco también, ocasionalmente,
en clubes de Los Angeles, junto a dos
trompetistas, Harry Edison y Snooky
Young. En 1985 participó en la gira eu­
ropea de los West Coast Giants, reunidos
por Shorry Rogers. Además del saxo tenor,
Cooper toca todos los instrumentos de
caña y todas las maderas: fue de esta for­
ma el primer jazzman que dio al oboe, y
lue o al corno inglés, un papel importan­
te entro de la paleta de vientos de una for­
mación de jazz.

Soberbio es el sonido de su tenor, den­


tro del registro grave, suave y profundo,
amplio, sencillo, delicado y contenido,
siempre preciso y bien delimitado. Un es­
pecialista de la iluminación con luz rasan­
te. Pero además fue, junto a otros músicos
de la Costa Oeste -desde Shorry Rogers a
Shelly Manne-, el impulsor de una nueva
corriente de jazz, de una concepción en la
que las figuras, poco elaboradas y desnu­
das al mismo tiempo, purificadas a fuerza
de interioridad, se destacan suavemente
sobre los fondos y los ambientes de arre­
glos más sofisticados y, a veces, barrocos.
Un arte de acariciar lo esencial y de escon­
derlo casi en un cuadro enriquecido por
toda la imaginería musical. El arte de lo
máximo por lo mínimo. - J.-L.C.

The Way You Look Tonight (con J. Chris­
tie,1949); "GroupActivity" (1954), "Shif­
ting Winds" (1954); Tickle Toe (Rogers,
1954); con la Lighthouse All Stars: Mexi­
can Passport (duo flauta-oboe), Jazz Inven­
tion (1955);Jazz Tbeme& Four Variations,
Conftrmation, Easy Living (1957).
Copeland / 269

r

COOPER Buster George. Trombo­


nista americano (Saint Petersburg, Flori­
da, 4-4-1929). Habiendo debutado en
orquestas locales, se trasladó a Nueva York
a comienzos de los años cincuenta. Cursó
allí estudios en la Harnett School hasta
1952. Al año siguiente fue contratado por
Lionel Hampon, con quien realizó una
memorable gira por Europa, donde Coo­
per se convertiría en el líder de una peque­
ña banda (París, 1959) junto al baterista
Curley Hamner. Tocó además con Ben­
ny Goodman y en una orquesta forma­
da junto a dos de sus hermanos, antes de
empezar a actuar con Duke Ellington en
1962. Permanecerá en esta orquesta has­
ta 1969, participando en numerosas giras
y sesiones de grabación. Vuelve a Europa
junto a Arnett Cobb (1976) y a conti­
nuación se une, sin demasiado éxito, a
diversas formaciones.

Inscribiéndose en la tradición, robusta


y generosa, del trombón clásico, Cooper
prefiere los tempos veloces, en los cuales
su técnica depurada le permite lucirse.
- A.C.

Con Ellington: One O'clock Jump


(1962), No Violent Integration (1963);
Trombone Buster (Cat Anderson-Claude
Bolling, 1965); con Johnny Hodges: Bus­
tin' With Buster, Over The Rainbow, The
Nearness Of You (1967).

COOPER Jerome. Baterista, percu­


sionista, pianista y compositor norteame­
ricano (Chicago, Illinois, 14-12-1946).
Tras realizar estudios con Oliver Coleman
entre 1958 y 1963, trabajó en Chicago con
Oscar Brown Jr en 1968. Luego realizó
una gira por Europa con Roland Kirk en
1970. Tocó a continuación con diversos
músicos; entre otros, con Dizzy Reece,
Clifford Jordan, Noali Howard, Steve
Lacy, Lou Bennet... En Nueva York cola­
bora con Sam Rivers, George Adams y

Berger en 1973, luego con Braxton y


Andrew Hill en 1974.

Tocando perfectamente el tempo en el


platillo-sobre todo con Dave Holland-en
sus intervenciones se combina la batería
bop tradicional con una percusión más
free. Por otra parte, su visión de la músi­
ca no se aviene con las ideas habituales que
suelen sustentarse acerca del lugar ocupa­
do por cada músico dentro de la orques­
ta: para él, la noción de líder no existe. Da
a su música una perspectiva metafísica.
- G.P.

"Wordless" (Lacy, 1971); "New York


Fall, 1974" (Braxton, 1974); MovementF
(1977); "For The People" (dúo con Oli­
ver Lake, 1979).

COPELAND Ray M. Trompetista,


director de orquesta y compositor nortea­
mericano (Norfolk, Virginia, 17-7­
1926/Nueva York, 18-5-1984). Tras cua­
tro años de estudios en la Wurlitzer School
of Music, debutó en Brooklyn en una
orquesta local; en 1945 tocó con Cecil
Scott, quien actuaba en el Savoy Ballroom.
Copeland tocó luego en las formaciones de
Chris Columbus (1946), Mercer Ellington
(1947-48) y en los Al Cooper's Savoy Sul­
tans (1948-49). Luego abandonó parcial­
mente la música, hasta 1956, para trabajar
en una empresa papelera; tocaba ocasio­
nalmente con Andy Kirk, Lucky Millinder,
Lucky Thompson, Sy Oliver. Su regreso se
produjo en la orquesta de Lionel Hampton
(1957-58), seguido de temporadas junto a
Randy Weston, Tito Puente (1958), Oscar
Pertiford, Johnny Richards y Gigi Gryce
(1958-59). Pertenece a la formación del
Roxy Theater desde finales de 1959 hasta
1961, tocando en diversos combos latino­
americanos. Solista independiente, ha toca­
do con Pearl Bailey y Louie Bellson, con
Ella Fitzgerald (1965) y Lionel Hampton.
Actuó en Europa junto a Thelonious
Monk (1968), participó en la gira "The
Musical Life of Charlie Parker" y se unió
a Randy Weston en Marruecos (1970); lue­
go dirigió su propia orquesta. Más tarde
Ray Copeland se dedicó en gran parte a la
enseñanza privada y pública (Fordham
Universiry); ha publicado un libro de teo­
ría sobre la improvisación. Su obra Classi­
calJazz Suit In Six Movements ha sido eje­
cutada en el Lincoln Center en 1970. Su
hijo, Keith, es baterista.

Thelonius Monk tenía a Ray Copeland


por un jazzman particularmente subesti­
mado. Un juicio pertinente si se refiere a

266 / Cook


ses en la Berklee School de Boston, al tiem­
po que actuaba junto a Freddie Hubbard,
Elvin Jones y George Coleman. Codirigió
un quinteto con Louis Hayes (1975-76;
luego, a partir de 1978, con Bill Hardman.
En 1985 lo encontramos, ademas, junto a
Michael Weiss.

Saxofonista muy representativo de la


evolución que conducirá del final del soul
jazz al neo-bop (evitando cuidadosamen­
te las aventuras del free jazz), Junior Cook
integra las influencias de Wardell Gray
(sonoridad acerada, swing indolente), de
Dexter Gordon (gusto por las largas fra­
ses sinuosas) y de John Coltrane (el de los
años 50, en su forma de entablar el dis­
curso de la improvisación), pero esta apa­
rente ausencia de singularidad no le im­
pide ostentar el atractivo del artesano
avezado en las múltiples facetas de su
oficio. - X. P.

Con Silver: Cookin'At The Continental


(1959); Alone, AloneAndAlone (Mitchell,
1965); Moment To Moment (1977), Hind­
sight (1981).

COOK Will Marion. Violinista, com­


positor y director de orquesta norteameri­
cano (Washington, DC, 27-1-1869119-7­
1944). Desde finales del siglo XIX, tras la
abolición de la esclavitud, una ambiciosa
burguesía negra comienza a constituirse;
los hijos de estas familias tendrán acceso a
los estudios universitarios. De padres asi­
mismo diplomados, Will Marion Cook
asistió a los cursos del conservatorio de
Oberlin desde los trece años. A los dieci­
séis partió hacia Berlín, para estudiar en la
Hochschule, donde Joseph Joachim le
imparte clases de violín. A su regreso a
América escribe, en 1898, una comedia
musical: "Clorindy, The Origin Of The
Cake Walk", que triunfó en Broadway.
Entusiasmado por ese éxito, compuso y
montó otras numerosas obras, entre las que
destacan "In Dahomey" ("El regreso a Mi­
ca") e "In Bandana Land" ("La vida de los
negros en el Sur"), en 1902 y 1907. Des­
pués de haber sido director musical del
Clef Club junto a Tim Brymn, creó, hacia
finales de 1918, la New York Syncopated
Orchestra (cincuenta músicos), que se con­
virtió luego en en la Southern Syncopated
Orchestra y triunfó en Londres en 1919.
Sidney Bechet interpretó en esa ocasión la
Characteristic Blues, llamando la atención
del rey Jorge V y de Ernest Ansermet,
quien le dedica un artículo entusiasta, la
primera aproximación seria al fenómeno
jazz" en la "Revue romande". Will
Marion Cook regresa solo a Estados Uni­
dos, dejando a sus músicos en Europa.
Éstos se constituyeron en el germen de
numerosas orquestas pequeñas que reali­
zaron giras por Europa (Gran Bretaña,
Francia, Alemania) con Arthur Briggs,
Bobby Jones, Frank Withers, John Forres­
ter, Salnave, Fred Coxito, Buddy Gilmore
y Bert Marshall.

De esta forma, Will Marrion Cook ha


contribuido a dar a conocer en Europa el
jazz de los negros norteamericanos, tanto
el de Nueva York como el sureño. Por la
misma época, también en Londres, la
Originad Dixieland Jazz Band presenta­
ba el aporte de los blancos. - I. D.

COOK Willie John. Trompetista nor­


teamericano (East Chicago, Indiana, 11­
11-1923). Antes de integrarse en la gran
orquesta de Dizzy Gillespie (1948-50)
había tocado con King Perry (1940),
Claude Trenier (1941), Jay McShann
(1943), Earl Hines (1943-48), Ed Wilcox
(1948), Gerald Wilson y Billie Holiday,
dirigiendo durante un breve período una
pequeña formación, en 1942. En 1951 es
contratado por Duke Ellington como pri­
mer trompetista. A partir de 1956 su
carrera fue un permanente vaivén, per­
maneciendo durante temporadas de mayor
o menor extensión en la orquesta elling­
toniana hasta 1973. Tras la muerte de
Ellingron toca en la gran orquesta de
Clark Terry (1974) pero, sobre todo, per­
manece durante una larga temporada en
Europa, donde actúa y graba como solis­
ta, destacando por su participación en la
Duke Ellington Convention , que se
realizó en Inglaterra.

Su capacidad ha sido subrayada por


Ellington, quien lo consideraba como
potencialmente, el mejor primera trom­
peta [...1 su buen gusto como solista que­
;oon song / 267

da probado con sólo escuchar cualquiera


de sus discos". Formado en la escuela de
Armstrong, Cook es, efectivamente, un
trompetista elegante, un maestro consu­
mado en su estilo y sus ideas. - A.C.

Con Ellington: Jam With Sam (1952),


Don t Ever Say Goodbye, Bill Drag (1953),
Upper Manhattan Medical Group (1956),
Mood Indigo (1957).

Cool (literalmente: frío). Este término


se usa con frecuencia para designar el pe­
ríodo denominado "postbop" (1948-55).
La supuesta existencia de una "escuela"
cool, coherente y limitada en el tiempo,
parece discutible. Se trata, más exacta­
mente, de la convergencia de un cierto
número de experiencias que aportaron, o
intentaron aportar, cada una de ellas a su
modo, una solución a los problemas plan­
teados por una misma opción estética, es
decir, la adopción de una expresión musi­
cal contenida, que rechazaba la exteriori­
zación y la exuberancia habitualmente
asociadas con el jazz. Y esto tanto en el pla­
no individual como en el colectivo. Esas
búsquedas no marcan una ruptura sino
que oficializan una corriente subyacente a
toda la historia de la música afroamerica­
na: una continuidad que va de Bix Bei­
derbecke y Frank Trumbauer a Lester
Young, del B1ueEourde Joe Venuti-Eddie
Lang al sexteto de John Kirby, de las
pequeñas formaciones dirigidas por Red
Norvo al trío de Benny Goodman y al
quinteto de George Shearing, sin olvidar
las grandes orquestas de Artie Shaw y de
Claude Thornhill, verdadero crisol de la
música de Miles Davis, formación faro e
iniciadora del movimiento cool. Este
noneto, que el trompetista presenta en
1948 en el Royal Roost de Nueva York,
ejecutaba arreglos extremadamente elabo­
rados, debidos a Gil Evans, Gerry Mulli­
gan, John Carisi y John Lewis. Sus graba­
c' nes, realizadas entre 1949 y 1950,
tuvieron un impacto enorme sobre aque­
llos que estaban a la búsqueda de un "post­
bop". Esta irrupción, junto a la revelación
de las experiencias llevadas a cabo por Len­
nie Tristano y sus discípulos, tuvo como
puntos culminantes, en el campo del saxo,
a los seguidores de Lester Young y el éxi­
to obtenido por los cuartetos de Gerry
Mulligan, Dave Brubeck y MJQ, sin olvi­
dar la labor realizada en California por
Shorty Rogers, Shelly Manne y Jimmy
Giuffre entre otros. Una conjunción de
fenómenos que puede hacer pensar en una
comunión de ideas que tendían a formar
una verdadera escuela. Pero, en los hechos,
sólo se encuentran, a través de esas diver­
sas experiencias, algunas constantes: recur­
so obligado al arreglo, ya sea escrito o
espontáneo, cualquiera que sea la impor­
tancia de la formación; rechazo de toda
agresividad sonora, utilización de determi­
nados procedimientos o formas prove­
nientes de la música clásica europea. Pero,
partiendo de esos ingredientes comunes,
as recetas fueron antagónicas en algunos
casos. Después del período de casi una
década aquí reseñado la noción de cool
pierde su significado, a pesar de que, una
vez pasada la tormenta free, esta tenden­
cia continúa manifestándose, modificada
pero aún vivaz: ciertos grupos dirigidos por
Gary Burton o James Newton pueden ser­
vir para demostrarlo. - A.T.

Coon song (coon es la abreviación de


racoon: ratón lavaplatos, despreciativo por
"negro"). Canción de género que carica­
turizaba a los negros, burlándose de su for­
ma de vida y de sus aspiraciones; floreció
en la música po ular americana entre
1880 y 1915. Sus tras estaban escritas en
"negro pequeño", intentando reproducir
el habla particular de los negros. Muy de­
mostrativas acerca del racismo vigente en
la época, algunas de esas canciones fueron
escritas por negros, de entre los cuales el
mejor compositor fue Bob Cole (Under
The Bamboo Tree). Escribió y produjo la
primera comedia musical enteramente
negra: "A Trip To Coontown" (1897),
que utilizaba coon songs pero estaba
estructurada de manera que seguía una
verdadera continuidad narrativa, rompien­
do con la tradición de los ministrels shows.
El compositor (negro) Ernest Hogan tuvo
algunos problemas a causa del título de su
celebérrima All Coons Look Alike To Me
("Para mí todos los negros se parecen").

2641 Contrabajo


agudo que facilita la claridad de la frase en
el registro agudo. Red Mitchell, por su par­
te, recurre con acierto al acorde de violon­
chelo en quintas (do, so4 re, la), tocando evi­
dentemente una octava más abajo. La
amplitud normal del contrabajo es de dos
octavas y una sexta, sin contar con los armó­
nicos y el virtuosismo del músico. Son
numerosos los contrabajistas contemporá­
neos que tocan instrumentos antiguos
(entre cincuenta y cien años, lo cual es una
buena edad para una "abuela", como se dice
informalmente entre los contrabajistas).

La primera función del contrabajo fue


la de sostener la pulsación dando los acor­
des fundamentales. Como en la música
clásica, al principio era ejecutado con
arco, hasta que, según la leyenda, el con­
trabajista de la Original Creole Band, Bill
Johnson, rompió su arco y acabó tocando
pizzicato. Hasta finales de los años 20, los
contrabajistas utilizaban tanto el arco
como el pizzicato -que con frecuencia
acentuaban hasta el slap, que sucede cuan­
do la cuerda, fuertemente pulsada, golpea
contra el diapasón (el mango); esto lo ha­
cían con perfección Pops Foster en la
orquesta de Luis Russell y Wellman Braud
en la de Duke Ellington-. En esa misma
época, los contrabajistas más notables fue­
ron Alcide "Slow Drag" Pavageau John
Lindsey, Steve Brown, Ed Garla ni..

El arco es abandonado en los años 30,


dado que el pizzicato había demostrado
una gtan precisión rítmica para el marca­
je del tiempo, debido a su ataque. El slap
fue poco a poco desplazado a su vez, y las
líneas de bajo se vuelven crecientemente
móviles. Fue el triunfo de la forma deno­
minada walking bass, en la que, en efecto,
se tiene la impresión de que las armonías
son "paseadas sobre una línea melódica:
John Kirby en la orquesta de Fletcher
Henderson y Walter Page en la de Count
Basie. Pero las cuerdas son siempre ataca­
das con toda la mano.

Al final de los años 30, los contrabajis­


tas comienzan, de esta forma, a rivalizar en
virtuosismo y originalidad, a plantearse
cuestiones de estilo que van más allá de su
lugar esencial dentro de las secciones rít­
micas (Quinn Wilson, Hayes Alvis, Billy
Taylor, Elmer James, Milt Hinton, Israel
Crosby). Pero el primer solista original uti­
lizaba el arco: Slam Stewart, que doblaba
sus solos canturreando en la octava supe­
rior (mientras que uno de sus discípulos,
Major Holley, canta al unísono, lo cual le
hubiera resultado imposible de no ser por
el registro excepcionalmente grave de su
voz). Esta evolución hacia un papel cada
vez más solista se vincula con una evolu­
ción técnica del instrumento; hacia 1930
las primeras cuerdas metálicas reemplaza­
ron a las de tripa, permitiendo una mayor
precisión, una afinación más ajustada y
una mejor capacidad de ejecución.

Jimmy Blanton, que tocaba con Elling­


ton a finales de los años 30 (murió a los
veinticuatro años en 1941), fue el que dio
una mayor libertad al instrumento y fue
también su primer improvisador de genio.
Con él, el contrabajo dejó de ser un sim­
ple elemento de sostén rítmico y armóni­
co de la orquesta para convertirse en una
verdadera voz. Se volvió más vivo, más ágil,
más rápido y modulado. La obra de Blan­
ton influye a todo el contrabajo moderno.
Sus discípulos -contemporáneos y, en
algunos casos, ejecutantes de bebop- ata­
can las cuerdas con un dedo o con dos
alternativamente (en los años sesenta), lo
cual da a la ejecución una velocidad como
no podían esperar los primeros contraba­
jistas. Los discípulos más ilustres de Blan­
ton fueron Oscar Pettiford y Ray Brown:
el primero de ellos un gran melodista (y
uno de los excepcionales violonchelistas de
la historia del jazz) y el segundo extraor­
dinario por su rítmica. Pero hay que nom­
brar también a George Duvivier, Eddie
Safranski, Harry Babasin, Percy Heath,
Chubby Jackson, Charles Mingus, Pierre
Michelot, Curly Russell, Teddy Kotick...,
la nueva generación de contrabajistas de los
años 50 que tuvo por guías a Paul Cham­
bers y Red Mitchell. Chambers creó fas­
cinantes improvisaciones con arco, cuya
articulación ha sido uno de los pocos jazz­
men en controlar a la perfección; Mitchell
(que, recordémoslo, afinaba su instru­
mento en quintas, como un violonchelo)
lo hizo cantar a su instrumento en largas
líneas melódicas, que evocan los instru­
Cook 1265

mentos de viento. Con ellos debemos


nombrar a Sam Jones, Monty Badwig,
Doug Watkins, Reggie Workman, Buell
Neidlinger, Wilbur Ware, Joe Mondra­
gon, Bob Cranshaw, Curtis Counce y
Jimmy Woode.

Al final de los años 50, Scott LaFaro


(muerto a los veinticinco años en 1961),
el segundo genio, junto a Blanton, que
domina la historia del contrabajo, da un
impulso decisivo a las posibilidades de su
ejecución moderna: al mismo tiempo que
se muestra perfectamente capaz de tocar
los cuatro tiempos, y de manera asombrosa
en los tiempos rápidos, pone en funcio­
namiento un estilo de acompañamiento
mucho más variado rítmicamente que, en
el seno del trío de Bill Evans, produce una
especie de revolución rítmica al mostrar
que el tempo no tiene necesariamente que
ser marcado continuamente, sino que
puede ser sugerido en un diálogo con el
solista. Apareció una nueva generación de
seguidores de LaFaro: Richard Davis,
Ele Gómez, Gary Peacock, Chuck
Israels..., haciendo de los años sesenta -y
del free jazz- una edad de oro del con­
trabajo, que no solamente se volvió un
instrumento solista de pleno derecho
-desentendiéndose de una parte de sus
obligaciones rítmicas- sino que se convir­
tié en instrumento líder, protagonizando
cada vez más solos absolutos. La aventura
sonora moderna del contrabajo tiene allí
sin duda su comienzo, y prosigue en los
años 70-80 con virtuosismos que no son
solamente de técnicos sino de músicos, no
sólo de acompañantes ni siquiera de solis­
tas, sino de creadores de universos sono­
ros tales como Stanley Clarke, Charlie
Haden, Barre Phillips, Jimmy Garrison,
Ron Carter, Dave Holland, Miroslav
Vitous, Jean-FranQois Jenny-Clark, Geor­
ge Mraz, Marc Johnson, Niels-Henning
Orsted-Pedersen... - P.B., C.G. & M.R.
Véay ajo eléctrico.

Bill J hnson: Blue Clarinet Stomp


(Johnny Dodds, 1928); Steve Brown: My
Pretty Girl (Jean Goldkette, 1927); Pops
Foster: Jersey Lighting (Luis Russell, 1929);
Wellman Braud: Misty Mornin' (Duke
Ellington, 1929); John Kirby: New King
PorterStomp (Fletcher Henderson, 1932);
Walter Page: Oh Lady Be Good Farewell
Blues (Count Basie, 1936, 1942); Israel
Crosby: Swing Is Here (Gene Krupa,
1936), Cheek To Cheek (Ahmad Jamal,
1958); Jiminy Blanton: PitterPantherPat­
ter, Jack The Bear (Ellington, 1940); Milt
Hinton: Pluckin'TheBass (Cab Calloway,
1939); Slam Stewart: I Got Rhythm (Don
Byas, 1945); Oscar Pettiford: The Man I
Love (Coleman Hawkins, 1943), Tricotism
(1954); Ray Brown: Tricotísm (Oscar
Peterson, 1961); Paul Chambers: So What
(Miles Davis, 1959); Charles Mingus:
Haitian Fight Song (1957), Fleurette Afri­
caine (Ellington, 1962); Scott LaFaro:
Milestones (Bill Evans, 1961); Red Mit­
chell: "I Concentrate On You, A Tribute
To Cole Poner" (Lee Konitz, 1974); Eddie
Gómez: Embraceable You (Bill Evans,
1968); Charlie Haden: Song For Che
(1969); Jimmy Garrison: "My Favorite
Thin?s" Uohn Coltrane, 1960); Barre Phi­
llips: `Basie Barre" (1968); Peter Warren­
Dave Holland-Jamee Faunt-Glen Moore:
"Basie Is" (1970); Major Holley: Angel
Eyes (1974); Nicis-Henning Orsted Peder­
sen: "Pictures" (1976); Dave Holland:
"Emerald Tears" (1977); Pierre Michelot:
Théme pour un ami (Michelot-Urteger­
Humair, 1980); Jean-Frangois Jenny­
Clark: "Unison" (1987).

Contratiempo. Véase After beat.


COOK Junior ferman. Saxofonista
tenor norteamericano (Pensacola, Florida,
22-7-1934). Hijo y hermano de trompe­
tistas, estudió saxo alto durante su educa­
ción primaria, ayudado por su vecino Gigi
Gryce. A partir de 1952 permanece en
Nueva York durante dos años, tras lo cual
acompañó al bluesman Willie Mabon.
Regresó a Nueva York en 1957, donde
acompañó a un grupo vocal femenino; en
ocasión de un concierto en Washington,
llamó la atención de Horace Silver, quien
lo acoge en su grupo tras los dos meses que
pasó junto a Dizzy Gillespie (1958). Per­
maneció en esa formación hasta 1964; lue­
go formó parte, hasta 1969, del quinteto
de Blue Mitchell. A continuación dio cla-

262 / Contemporary


tocar como Joe Pass -aunque con la sono­
ridad de Eric Clapton-. Graba, en solita­
rio, "Theme To The Guardian" y se asocia
luego con Jan Garbarek. También frecuen­
ta la compañía de Tom Van Der Geld y
Julian Priester hasta que, en 1984, se une
a Tom Kennedy (b) y Dave Weckl (bar).

Es uno de los guitarristas contemporá­


neos más finos e imaginativos. Su forma de
tocar, a veces limítrofe con el amanera­
miento-tanto en los temas acústicos como
eléctricos-, da cuenta de una magnífica
sensibilidad y ha servido de inspiración a
numerosos intérpretes jóvenes. - C.O.

Song For A Crow (1974); Placa (Gar­
barek,1978); Path (Van Der Geld,1979);
Love, Love (Priester, 1979); Swimming
With A Hok In My Body (1980), Step Ir
(1984).

Contemporary. Compañía discográfi­


ca californiana independiente, fundada
en los años 40 por uno de los mejores pro­
ductores fonográficos de Estados Unidos,
Lester Koenig (que fue también produc­
tor cinematográfico, hasta que la atmósfera
de represión política de los años 40 le obli­
gó a abandonar ese medio). Desde 1941
graba a Lu Watters y crea el sello Good
Time Jazz, para la difusión del dixieland
y de los grupos del New Orleans Revival.
El despegue definitivo del catálogo Con­
tempora se produjo a principios pros de los
50, con la publicación en álbum de las
sesiones dirigidas por Howard Rumsey en
el Lighthouse de Hermosa Beach. En la
misma época firmó un contrato a largo
lazo con Shelly Manne, dándole carta
Manca para sus sesiones (elección de fechas
y de músicos). El 6 de abril y el 20 de julio
de 1953 fueron grabadas ocho piezas.
Reunidas en 33 rpm. bajo el título gené­
rico de "The West Coast Sound" (Con­
temporary C 3507), estos discos serían
durante larlo tiempo la referencia para
definir el West Coast Style". Desde
entonces, con la seguridad de un gusto
poco frecuente y un sorprendente olfato
para los descubrimientos, Koenig cons­
truyó con paciencia uno de los catálogos
más bellos de la historia de la discografía
de jazz, tanto por el conjunto de los músi­
cos que allí grabaron como por la unifor­
me calidad técnica (toma de sonido, pren­
sado) de su producción.

Instalado en un pequeño local-estudio


en el 8481 de Melrose Place, en Los Ánge­
les, Lester Koenig supervisa, en un traba­
jo propio de un apasionado artesano,
todas las operaciones (grabación, elección
de las tomas, prensado, realización de las
cubiertas, embalaje, distribución) relativas
a la comercialización

de un disco. Hom­

bre de una gran integridad profesional, no
deja pasar detalle, tanto a nivel técnico
como artístico, que no merezca su entera
aprobación. Su gestión de los derechos de
autor correspondientes a los músicos,
ejemplar en su honradez, le aseguró la fide­
lidad la confianza de éstos, y, con fre­
cuencia, también su amistad (Shelly Man­
ne, Att Pepper, Hampton Hawes.... ).

Numerosos músicos han producido


para Contemporary lo mejor y lo más
esencial de su obra grabada (Curtis Coun­
ce, Teddy Edwards, Hampton Hawes,
Barney Kessel, Harold Land, Shelly Man­
ne, Phineas Newbom Jr, Lennie Niehaus,
Art Pepper, André Previn, Howard Rum­
sey, Leroy Vinnegar). Por otra parte, Les­
ter Koenig supo asumir los riesgos y no
dudó, a principios de los años 50, en pre­
sentar los originales experimentos musi­
cales (antecedentes del Third Stream) lle­
vados a cabo por Shelly Manne, Jimmy
Giufire, Shorty Rogers, Duane Tatro y
Lyle Murphy. En 1956 se realizó, bajo
asesoramiento, "My Fair Lady", primer
álbum enteramente consagrado a versiones
jazzísticas de un éxito de Broadway, que
fue durante largo tiempo el más vendido
del catálogo. Más tarde, como mecenas del
jazz de vanguardia, realizó las primeras gra­
baciones de Ornette Coleman y produjo
sesiones con Cecil Taylor, Prince Lasha,
Huey Sonny Simmons y Jimmy Woods.

En 1963 el desinterés del público por


el jazz y ciertos problemas financieros lo
obligaron a reducir las actividades de Con­
temporary. Debió rescindir los contratos
de algunos músicos (Shelly Manne, que
deseaba grabar con una gran formación,
pasó al sedo Capitol). Sin embar o, recha­
zó las ofertas para vender su sedo a una
:>ntrabajo / 263

gran compañía, prefiriendo producir uno


o dos discos por año. En 1975, el renova­
do interés del público por el jazz en gene­
ral y por el de la Costa Oeste en particu­
lar (interés en el que Japón tomó la
iniciativa) permite a Koenig reactivar a la
Contemporary y volver a grabar discos de
Hampton Hawes y Art Pepper (°Living
Legend", álbum admirable, marca el retor­
no del saxofonista y su consagración tar­
día y definitiva). Se continuaron nuevas
sesiones (Art Farmer, Rav Brown, Chico
Freeman) y se firmaron nuevos contratos
de distribución: el futuro parecía asegura­
do. Pero Lester Koenig quedó profunda­
mente afectado por la muerte de Hamp­
ton Hawes, acaecida el 22 de mayo de
1977. Cuando vuelve a la actividad, recon­
fortado por el triunfo de Art Pepper en el
Village Vanguard, desaparece Jack Lewer­
ke, uno de sus viejos amigos, que trabaja­
ba como distribuidor de Contemporary en
California. El 21 de noviembre muere el
propio Koenig, víctima de una crisis car­
díaca. Uno de sus hijos, John Koenig,
intenta continuar su obra.

Las últimas sesiones producidas por


Lester y algunas más antiguas que perma­
necían' (Ben Webster, Miles Davis,
Chet Baker) fueron publicadas. Se reedi­
taron algunos títulos que se habían agota­
do. En fin, en 1979 los locales históricos
fueron desapareciendo (por caducidad de
los contratos de arrendamiento o por vol­
verse éstos demasiado caros). Inmediata­
mente, a pesar de los esfuerzos de John
Koenig por dar un nuevo impulso a la ima­
gen de la firma, Contemporary quedó bajo
el control de Fantasy. Desde entonces es
Richard Bock (antiguo productor inde­
pendiente de la Pacific Jazz, otra prestigiosa
compañía californiana) quien preside los
destinos de un catálogo que, con más de
150 álbumes, constituve una parte impor­
tante de la memoria de veinticinco años de
historia del jazz. - J.-P.R.

Contrabajo 1. O, más simplemente,


bajo: se aplica al contrabajo de cuerdas,
pero también a los bajos de viento (ver
Tuba) y al bajo eléctrico (ver esta palabra)
o guitarra baja. En inglés, se le llama string
bi • • ii i ii •• ) para los bajos de
la guitarra baja.

el más grave de la familia de los violines. La


afinadas en cuartas (mi, la, re, s4. Algunos
como los clásicos, ya un do grave, ya un do

Contrabajo 2. Instrumento de cuerdas,


mayor parte de los contrabajistas de jazz
emplean un instrumento de cuatro cuerdas
utilizan un bajo de cinco cuerdas que da,
0

l'


!6' Z

l

1



i

,., ,


260 / Condon
1900-1980" (Scriber's, 1985) y, por Alec
Wilder, "American Popular Song: The
Great Innovators, 1900-1950" (Oxford
University Press, 1972).

CONDON Álbert Edwin Eddie. Gui­


tarrista, banjoísta, cantante y director de
orquesta norteamericano (Goodland,
Indiana, 16-11-1905 / Nueva York, 4-8­
1973). Empieza a tocar en orquestas loca­
les, primero ukelele y después banjo. Tra­
baja en Chicago y, más tarde, en Syracuse
con Bix Beiderbecke. En 1924 integra en
Chicago la Austin High School Gangy otras
varias orquestas, entre ellas las de Charlie
Pierce, Irving Rothschild, Louis Panico,
Jack Gardner, etc. En 1928 graba con Red
McKenzie y los Mound City Blue Blowers.
Ese mismo año dirige en Nueva York su
propia orquesta y graba con Louis Arms­
trong y Fats Waller. Parte de gira con Red
Nichols en 1929 y se une nuevamente a
los Mound City Blue
Yüklə 7,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin